marți, 11 februarie 2020

KATHARINA CEA MARE


http://lalalandhistory.blogspot.com/2014/05/a-delicate-balance-enigmatic.html


A DELICATE BALANCE: The Enigmatic, Androgynous Power of Katharine Hepburn

friday, May 9, 2014





Kate the Great as photographed by Ernest Bachrach.



It goes without saying, but I’ll say it anyway, that Katharine Hepburn was an extraordinary human being. There are many ways in which one could analyze this “extraordinariness”-- her talent, her humanitarianism, her courage-- but at the end of the day, the commonality exposed in all areas of her life and livelihood was that she was, unarguably, a woman without compromise. Indeed, she was a woman who refused to play 'woman' or be labeled, constrained, or predetermined by any outstanding social statutes regarding “expected feminine behavior” or such attempted assignations upon her person of the female gender role. It wasn't that "Kate" colored outside the lines; it's that she flat out ignored them. They didn’t exist, whatever these line separated between rich and poor, government and people, and most intriguingly, men and women. As for the latter, her unapologetic trespass over gender lines illuminated her as an unexpected force of nature on the screen and an accidental-on-purpose groundbreaker. 

Taking to the Skies like the guys in
Christopher Strong.
With Kate, the sky was the limit in terms of just what she was capable, (as was expressed in one of her most androgynous roles in Christopher Strong). The way she played this game of mixed sexual power, her duality of the masculine and feminine (here discussed in the most conventional terms), evidenced itself in her decisions as an actress, and in a strange fashion, allowed her to indulge in an almost asexual fortitude that was absolutely atypical compared to the majority female performers of her day. She produced through her natural efforts an elevated, intellectual, and still romantic cinematic hero. Notice I didn’t say “heroine.” In her fashion/presentation, her acting style, and her explorations of love on the screen, she was one of a kind by being two of a kind: embracing both the male and the female stereotypes and melding them into one. She fused them so perfectly that the audience wasn’t even aware that she was leading them by the nose right into the future. She was herself a living testament to sexual equality.

The effect of her unspecified gender and for lack of a better word "sexlessness," (not sexiness-less) was most effective on film, of course, where her persona was indulged through the eager mass consumption of her work. Our conceptualization of sexual identity in any regard is forever in flux, which is to say that one’s sex does not necessarily define his or her gender and never has. However, we do try, as is our nature, to establish certain modes and codes of conduct in our daily interactions to diffuse the tension such unlabeled sexual confusion can cause. Ergo, the “effeminate” male and the “masculine” female are generally viewed as contradictions in terms, as their behaviors, and not necessarily sexual preferences, work in opposition to certain societal dictates and preconceived notions of “male” and “female. The meaning and power behind various cultural and sociological symbols, and the subliminal or even overt stories they implant in our subconscious, the ways in which they have and will continue to manifest within each era, are never totally synchronized, though the typical assignation of the female into the subordinate and domestic role seems to have maintained the most lasting and perpetual of impressions-- with few exceptions.

Kate in the stage production of "The Warrior's
Husband," which exemplifies not only her
rebellion against submission but an example
of her early twisting of gender roles.
From the genesis of "Genesis," the overwhelming consensus that women are the “weaker” sex-- in physical, mental, and emotional terms-- but also the most sexually dangerous-- temptresses bearing the fruit of life and turning all (heterosexual) men into legions of Tantaluses --- has throughout history, literature, art, and film, made "Her" a thing honored, adored, feared, and most desperately contained, if only to protect her from becoming a danger to herself. She is objectified, she is conditioned, and she is given very little freedom of movement on her journey of self discovery. Her “self” has already been structured into an easily duplicable system to which she is expected to abide. Though, it must be said, men suffer the same limitations and pressures in terms of proving their masculinity and worthiness both to their brethren and the women to whom they are expected to dominate with great "authority" and "confidence." It is a never-ending balancing act between desires, lust vs. loins, with little space for expansion. Even the sacred structure of the nuclear family couldn’t prevent its eventual implosion.

With this background, returning to the ‘feminine’ label, does it not make sense, after being subjected to such deliberate and unconscious sexual programming that one of the most liberating things a woman can experience is the rejection of her designated femininity through her indulgence in typically masculine behaviors? To do so is immediately empowering. It is to overcome preconceived limitations and walk comfortably in trousers (literally and figuratively) after being tightly bound and  handicapped by bodices and petticoats. Conversely, while the male emotional state must remain in conflict due to his inability to express himself through anything other than aggression, he can still not stoop to the level of feminine behavior, whose demure presentation would be viewed as debasing. The crassest example of this is the allocation of, pardon me, “pussy"-- the flowery term describing the female genitals-- as the lowest of lows when it comes to insults.

Dietrich being devious... with a wink.
But I digress. Coming to the point, in terms of cinematic presentation, the alternating and contrasting depictions of the masculine-feminine or the feminine-masculine in film leave quite an impression on the viewer and are generally displayed as tongue and cheek comic relief, indicating that in reality such sexual tradeoffs are incorrect. Still, like a pink elephant in the room, the manifestation is unexpected, exciting, and at times quite divine. For example, the dominating eroticism of a cross-dressing Marlene Dietrich vs. the immediately homophobic presentation of the femme man as comic relief (Gary Cooper’s butler in Mr. Deeds Goes to Town or James Cagney’s tailor in The Public Enemy), both toy with yet maintain the assertion that the exhibition of female qualities in a man is debasing, as women by nurture are the denigrated sex, but the exploration of the masculine is the highest of compliments.

In keeping, at the end of Morocco, Marlene still has to don a skirt and traipse after her man (again Cooper) to prove her worthiness of womanhood, and the more macho Cagney and Cooper, in their respective films, have to in various ways exude more male confidence to negate and thereby make fun of the homosexual, “girly-men” in their films. The message left behind is that such sexually incoherent gender trespassers are inadmissible in reality. Play with these delineations as one may, as far as symbolism is concerned, a man must still “be a man” and a woman a woman in order for the world to turn.

Perfect fusion of Kate's both masculine and
feminine beauty.
But Kate? Kate's 'musts' were of her own making. She went right ahead with her perplexing manifestations of both "womanliness" and “manliness.” However, whereas Dietrich donned a top hat in self-indulgent and comic provocation or Louise Brooks cross dressed in happenstance to only further elaborate upon her potently sexual girlishness, Kate wore pants because she literally “wore the pants,” which is to say that she was ultimately the lord and master of her own life. Her attitudes were not those of a woman out to prove a point. There was no agenda behind her choice of trousers over skirts, and she vacillated between both options on the screen with total ease. She looked eqally at home in any wardrobe, and not just because of her complimentary, trim physique, but because her posture was that of a confident being and not a costumed creature in dress-up. The only role she ever played was herself.

She wore makeup, certainly, but this only enhanced her natural beauty. It never exaggerated her features to transform her into a living doll. Imagine the clownish mouths of Bette Davis or Joan Crawford or the exploitation of such ultimate cosmeticized sex icons like Jean Harlow and Marilyn Monroe. Their faces were elaborate fictions, labeling them as creatures of lust while simultaneously hiding the soft, fragile human being beneath. In effect, it was dehumanizing. As such, Monroe as a pop-icon has legions of fans who have never seen her films and don't know or respect her work. In contrast, Kate’s face was never fraud, and more particularly as she aged, she embraced her flaws, warts, wrinkles, and all and wore them nakedly, which is why she continued working with regularity while other actresses of her time did not. She was able to go from the ingenue of Morning Glory to the aged, defeated Queen Hecuba in Trojan Women, because she had never painted herself in broad strokes (pun intended). She exhibited no physical vanity, unless this was specific to the character. Her identity as a woman was not plastered on her face and there upon advertised like a billboard for her purchasable  sexuality. Again, few recognize the continuing crucifixion of Monroe as a product, which forces her to interminably, while Kate remains unmarketable.

Still vibrant.
The same is true of her more casual presentation. Kate was able to more directly inhabit the threads of the typically masculine gender, because on her they too were clothes without labels. They said nothing about her identity and were not a calculated social movement bourn upon her breast like a badge of political anarchy. So, in Pat and Mike she jaunts about in athletic wear while jogging and playing tennis (again, more male associated actions) and in Sylvia Scarlett she goes full drag to “disguise” herself, but in so doing never seems to be in disguise nor incongruent, because she never defined herself by typically feminine nor typically masculine gestures. She remains the perfect hermaphrodite, attractive and intrinsically interesting in her bare faced, ornament-free, “Plain [John]” suit of clothes. One could just as easily imagine her punching her timecard at the mill as pressing trousers at home. (Hers, not her husbands).

In fact, much fun has been had utilizing Kate’s seeming ignorance of certain female sexual queues. The idea of her performing token domestic roles like folding laundry, vacuuming, or cooking seem immediately comic-- especially when it comes to cooking. These tasks may be "woman’s work," but they are not something a "working woman" has time to do. Kate absolutely fell into the latter category. She didn’t cook. She didn’t clean. Even when she is folding laundry and unpacking in Stage Door, she seems confused by the motion and making a trivial joke of it-- What a silly function it is, performing these ‘chores,’ she seems to say. 

Kate was equally indefinable as an actress, being neither the Gal Friday nor the femme fatale, and she rarely, rarely played mothers. The maternal instinct was totally lost on her. It wasn’t in accordance with who she was, and her portrayals of a mother on the screen could definitely feel unnatural (State of the Union), if only because such a display was irrefutable proof that she was absolutely a female who had at least once been penetrated/dominated (figuratively and literally) by a male force. (Though my guess is that she was on top). In any case, "Mom" was far too distinctive a title to be placed upon her. To be a mother would immediately erase her chameleon-like abilities as a gender blender and sell her incredibly malleable abilities short. Mostly, it would remove her androgynous Sainthood. Audiences didnt like Kate in a form fitting box. They wanted to see her ram her head against the wall 'til it gave. In truth, her audiences would be less surprised to discover that she had actually knocked up say Colin Clive or Fred MacMurray than they would to find her sitting in a rocking chair with a fat belly, knitting booties for "Junior." 

Alice Adams
Even in perhaps the “girliest” of her roles, that of Alice Adams, Kate may have presented a woman of grace and possessing other erstwhile symbolic examples of her femininity-- an interest in fashion and flowers, the intent of landing a husband-- but she also undoes any possible feminist insults such token symbols could inflict upon her person by choosing to make Alice's determination and drive the fundamental issue of her story. She never comes off as hopeless, delicate, or helpless. She isn’t a girl sitting by the side of the road, showing a little leg, in the hope that her hero on a white horse will trot up and whisk her away. Most importantly,  she’s not a “dizzy dame” searching for social validation through marriage. Instead, she’s a warrior, albeit in taffeta, with a concrete goal-- to establish for herself a life of romance and beauty, one which society tries to deny her due to her low social status, poverty, and family. Therefore, her romantic sensibility is more rebellion than romance. 

Love was a basic human right to Kate’s heroines, but not one she necessarily was compelled to indulge in-- unless the fruits offered were substantially appetizing. As such, men were easily determined by her as useful or expendable. She seemed to just as easily love ‘em as leave ‘em. The primary issue was that one didn’t waste one’s time. She would get around to it, "love," when she got around to it, which separated her further from some of the more obsessive women of the era who used to devote their time to either landing the love pup, getting over the guy that got away, or getting revenge on the skunk. The depictions of this woman were best showcased by "dames" like Joan Blondell or the perpetually lovesick and ever man-centric Joan Crawford.

Holding her own with or without Bogie in The African
Queen
Conversely, in most cases regarding her interaction with the opposite sex, Kate consistently presented herself with a bewildering but befitting androgyny, at least until she found the proper partner. In any case, she checked her typically "feminine charms," (cleavage, eye-batting), at the door without eliminating her sex drive. This wasn’t an effort consciously done, at least not in the way Kate presented it. As opposed to tough broads like Stanwyck, whose characterizations were often those of a jaded woman who had taken herself off the market in an “I’ll be damned if another man gets the best of me,” kind of way, Kate didn’t withhold her sensuality purposefully. She was merely too preoccupied with other, more interesting things to operate under such a mentality, which rendered her at the point of her own asexual oblivion. Anyway, men weren’t a threat to her or her happiness, as she never made a social distinction between herself, as a woman, and men in general in the first place. As such, she never gave a man, nor anyone else, power over herself. In Stage Door, while most of the other actresses are focused on “date night” and catching a beau, Kate is more intent on building her career. In The African Queen, she is a spinster unashamed of her spinsterhood, and only through the presence of Bogart considers that, having already devoted her life to selfless missionary work, she may be ready to indulge herself a little as a personal reward, since the situation has thrown a man in her lap anyway. Previously, any man would have been a mere distraction from her "calling." The ingredient of danger, the real attraction for her, makes him more interesting.

Sex, therefor was a maybe and not a necessity in her decision making. She had bigger fish  to fry. When her curiosity was peaked, and she did indeed find the great, white whale worthy of her attentions, she would use whatever means she had to possess him-- her ‘means’ being honesty, loyalty, and the innocence of her affections.  She did not “seduce” in the typical sense by using her physical presence to lure a partner. She offered. She let ‘it,’ her attraction, be known. This is me, fella. Grab it if you want it. We see this in the way she clings to Jimmy Stewart after their late night swim in A Philadelphia Story, “Hello, Mike,” rolling into his neck or the way her eyes are naked and open, staring at Rossano Brazzi in Summertime, telling him everything and leaving nothing unturned. In these moments, she is a child-- a changeling. She is a sexless spirit and a reflective soul asking recognition from another. 

Herein is the vast distinction between her approach to “wooing” and that of the typical female screen personality, the clearest evidence of which can be observed in the fact that that it was she who typically played the wooer-- not the guy. While studios liked to promote submissive good girls and "tits-first, ask questions never" sex goddesses, Kate was a slip of a woman that, had she been allowed to wear her standard choice of khakis and an old shirt, would have completely faded into the background amongst Tinsel Town’s more voluptuous treasures. As such, in her characterizations, her lack of these typically obvious female signifiers-- large chest, wet mouth, wide hips-- forced her to transcend her gender again to become the amorous instigator. This, in a way, was an apology for her her unapologetic indulgence in her own androgyny.

Sylvia Scarlett
The most obvious example of this is Sylvia Scarlett, the film in which Kate falls in love with and is tested with earning Cary Grant’s love in return, while in crossdress. Without the distraction of cosmetics and veneer, she is left with nothing but the revelation of the depths of her love and genuine respect to earn his. In Little Women, she is the headstrong Jo March, who eschews the standard role for women by refusing to marry Laurie, the boy who would have made her an eternal girl, and instead endears herself to the older, more educated Prof. Bhaer who challenges her mind and fosters her growth as a genderless human being. So too is her fate in Mary of Scotland, wherein she suffers the sexless life of a Queen-- thus making her the sole ruling King-- to whom marriage is politics, leaving no room for the usual female flirtations of youth. The man she truly desires, Fredric March, she must bind to her through reason, understanding, and true compassion, because she has a job to do and cannot exhibit her affections in the conventional sense. 

Perhaps the simplest way to say this is that Kate did not submit herself at any point to objectification, especially in terms of obtaining a man’s love or, at the very least, his attention. More bluntly, she led with the thing between her head, not her thighs. She did not "tease" in the physical sense. If she, with her strange duality, was going to win a partner, she had to come at him from an unexpected place. She worked from the inside out, pulling them apart and rearranging them like a puzzle, and in doing so opening their minds to the revelation of herself-- a different product of “woman” than they had ever seen before, as she was ultimately half man. 

With Fredric March in Mary of Scots
The effect was perhaps even more compelling than the standard experience of a male character falling in love. With Kate, he didn’t know he was falling until he had landed, face to face, with her. The ride was over just as the new one beginning, and his heart was already a lost cause, for where again would March, Franchot Tone, Bogart, or Grant find so fascinating and brave a sphinx to contend with again? Who could offer any of them so perfect a relationship? After all, what is a “couple,” whether heterosexual or homosexual, but a perfect blending of the genders and a sharing of each other-- becoming one another? Kate left immediate room for her mate’s further expansion and growth with her, because she had already arrived at the place of gender equality on her own and offered him the space to share it. Love with Kate, therefore, was on another level. It wasn’t “I am woman; you are man.” It was, “Here we are, two human beings. Now what?” The possibilities were endless.

Despite this description of Kate’s asexual presentation, one could hardly say that she wasn’t sexual. One of the most fascinating aspects of Kate’s screen presence was indeed her sexuality, her marked sensuality, and her enthusiastic desire, the evidence of which only works to further exaggerate her male-female conundrum. For the masculine, she is consistently the predator and a potently sexual one at that. She is always direct in what she wants, whether she has selected Grant’s lovable, overgrown boy buffoon as her next meal or the equally direct but close-to-the-vest Spencer Tracy, with whom oceans of philosophical dialogue passed in mutually appreciative stares, which indicated all the ravenous lovemaking that the camera, due to censorship, could not.

What differentiaties Kate from her contemporaries is actually her unemotive approach to the mating ritual. She is cut and dry and unencumbered by analytics. Her head was never spinning with wonderment about what lied within a man’s mind or his heart. She thought like a man herself. She had the ability to separate sex and love, and as such, in the realm of romance, led with an intellectual foot. This, a typically masculine demonstration of the head and groin approach (vs. the heart and gut of the female) is best exemplified in her partnerships with Grant, with whom she made four films-- HolidayBringing Up BabySylvia Scarlett, and A Philadelphia Story. In all of these films, whether he knew it or not, Cary was her sexual toy-- whether we were witnessing the effect pre- or post-consummation. The latter film would eventually exhibit the toppling of Kate’s sexual methodology when her Tracy Lord has to surrender her macho behaviors to wind up with Grant's C.K. Dexter Haven.

With Cary in her net in Bringing Up Baby
Bringing Up Baby, a screwball comedy about a wild feline-- the leopard “Baby”-- could be interpreted as a parallel between Grant’s learned Dr. David and Kate’s blasé Susan, in that she is the real wild thing that has come into his life and is, as a result, spinning it into complete disarray. However, the ‘bringing up’ can refer only to David, who is little more than a baby-fied nerd whom the feral and comically unpredictable Susan must bring up to her level. While the more educated of the two characters, David is clueless, helpless, and even infantile in operation. He is equally sexually immature. Yet, at no time does the audience experience any confusion regarding the fact that the more poignantly carnal Susan wants to rip his clothes from his body and take him to task, no matter how daffy the presentation of her erotically charged affections. She leads David by the nose, being perpetually one step ahead, walking backward, ultimately waiting for him to catch up, reclaim the caveman instincts he left behind for the starched life of an intellectual, and shag her brains out properly. 

The bride wore shame.
Susan as the sexual aggressor, which was typically the male role during this cinematic time period, keeps David utterly befuddled and trapped in her manipulative game-- her creative sport of foreplay-- during which she preys upon and uses his sense of decency and responsibility the same way that male figures are typically portrayed as preying on the female sex’s maternal instincts and romantic eagerness. The result is David’s utter shaming and emasculation. While Susan cleverly creates a maze that will ultimately coax David into the marital bed with her whether he likes it or not-- “here, kitty, kitty, kitty"-- he is left to wander aimlessly in a frilly, white robe akin to a woman's wedding night negligee. It is Susan's purposeful costuming of him. She dresses him for the part and challenges him to change genders. When he leaps up and shouts the immortal retort to May Robson, “Because, I just went GAY all of a sudden,” it is a loaded statement. Due to the confused gender roles of the film, David is, in effect, a quasi-homosexual: he is a male attracted to a female who is in turn wearing the masculine gender. It’s not a sexual awakening; it’s a nightmare! And, ultimately, a turn on.

Naturally, as Kate represented herself in all her roles, she was consistently looking for an equal, or at least her perfect opposite, which was difficult considering her duality. Lovers, husbands, and boyfriends were faceless and interchangeable. A true sparring partner, now that was the real goal, and when she found a worthy opponent, she dug her claws in-- even if he needed a little coaching along the way. In Baby, in order to amp up David’s maturation process, we see Susan's comic shenanigans in the jail scenes. She and David have been locked up as local loons in the town jail, and it is Susan, not David, who uses her wiles and physical prowess to save the day. This she does by posing as an imaginary gangster’s moll, which causes a destruction so she can make her exit.

"Swingin' Door Sue makes her play in the pen'.
It must be noted that during this process, Susan inhabits the mannerisms and vocal intonations of a man-- a gangster, not his mill. She slouches, makes the choice to sit about-face on a chair, and leads with the shoulders-- not the hips. She’s a lampoon of Al Capone not his mistress. Cracking jokes with the big boys, she makes her getaway, finds a faux Baby, and returns to the jail, proving that she and David are not insane but genuinely were scouring the town for a lost leopard. Unfortunately, fake Baby is a mean Bitch, and in effect a sacrificial offering to David. When the cat goes wild and poses a real danger to Susan's life, he must finally step up and play the hero, protect his woman, and save her-- though it is clear that she never really needed his help. It is almost as if the effort is done simply to boost David’s confidence and temper Susan's own intimidating effect on him. This one act of heroics makes it safe for David to be with her, because he has already proved that he is a Man, even if not as big a man as she.

The combination of these two talents is beyond pleasurable, however one notices that their medley of sexualities only works in comedy. In reality, their chemistry doesn’t make sense romantically. They are more like a brother and sister at play. Who can recall them even kissing? If they did, it didn’t leave much of an impression. Kate’s masculinity was really too much of an accidental threat to Grant’s own, as he increasingly throughout his career devoted himself to the image of his sharp-dressed man seductiveness. He was Bond before Bond. (And nearly was James Bond, but that’s another story). This prototype that would be solidified in his Hitchcockian performances would and could not be dominated by any woman. As his career progressed and he distanced himself from the handsome clown of his youth, his performances took on a bit more of a sinister air (NotoriousNorth By Northwest) as his emotional detachment, the same seen in Kate's romanticism or anti-romanticism, began to invade his demeanor. 

Dressed down and chumming between takes.
As such, they were really mirror images of each other, not fuseable counterpoints. The result of this-- Grant having transformed totally into this put-together, macho person-- was their last collaboration, A Philadelphia Story, a film that works perfectly but somehow feels wrong. While the couple of Tracy and Dexter duel for domination in their failed relationship and eventually reunite, the hoped for Hollywood ending, the resolution rings false. Neither one is ever really going to submit to the other. They are too in sync to be compatible. The greatest chemistry produced in this film was actually that between Kate and Stewart, whose is sycophantic passion is illuminated by Kate’s luminosity. He comes to adore her, but he knows his place-- beneath her, beside her, basking in her light. Unfortunately, her Tracy “doesn’t want to be worshipped; [she] want(s) to be loved.” She sought a partner in toto, one who would not idolize her more than she idolized him back. Interestingly, she would find him in the man she had originally hoped to cast in A Philadelphia Story...

Tracy and Hepburn
Nowhere better was the perfect exchange of Kate’s other gender and elevated romantic expectation met and fulfilled than with Spencer Tracy. Their first coming together (pun may or may not be intended) was beyond perfection. The story behind their offscreen romance has become mythical of course. It was a legendary companionship and extra-marital affair that lasted from their teaming on Woman of the Year until their respective deaths. (Kate naturally outlived Spence, as was her way). Their rapport onscreen is beyond skepticism or gossip. We have the evidence of this consensual beauty. Perfect opposites who complimented and exaggerated the better, worse, and lesser indulged qualities of each other, their onscreen companionship-- at its best-- was poetry.

Examining the films of Woman of the Year, Adam’s Rib, and Guess Who’s Coming to Dinner as a trilogy of their best works-- the young couple, the married couple, the aged couple-- you witness the endurance of their chemistry: the way they move around and adapt to each other, compliment each other, battle each other, and mostly just love each other. In their pairing on the screen, there is never any question of that love, and there is neither any question that in her roles Kate was never more sincerely romantic as an actress than in her films with Spence. It is the only time you truly see her vulnerable.

A date so good, they didn't want to let go...
This is interesting, because in a way, Tracy and his intense, every man masculinity,was perhaps the first beast that Kate’s film females were truly impressed by or in awe of. In their films, she moves away from her feigned girlishness and coquettishness and spars with her partner in a continuing trade of domination/submission. Their early scenes in Woman of the Year-- their first real date at the bar when they get drunk together, that first cab ride home-- feels like an intrusion into very private and honest moments. With her eyes and manner, Kate’s entire being seems to curl up like a cat in Spence’s lap, where he lovingly and tenderly offers safety for the expression of her total inamoration of him. 

Most importantly, it is a fair trade. Tracy is just as enticed by Kate’s strong-headedness and ambition as a worldly working woman, someone form whom he can learn something and experience more of life, as he is thrilled at seeing the revelation of her secret charms and hidden sincerities. His duality as Kate’s fellow asexual counterpart is his ability to take on, in the film, equally more feminine manifestations. While her gaze is fixed, he often casts his own downward, bashfully-- searching clumsily for words on the table, for example. When he first asks her out, she challengingly meets him head on, forcing him to walk backward at her show of intimidation (and up the stairs at that. Oh, George Stevens... I heart you). It’s a cat and mouse game with her showing precisely what she’s made of to ascertain if Tracy is willing to put on his gloves and face her, again, like a man. She is also ultimately more successful than he in the film-- she has a higher education, higher breeding, she comes from money and makes plenty of her own, speaks several languages, etc. He, comically, goes to her business gatherings and stands aside like her socially incompatible wife and arm trophy. When she adopts a son, it is he who takes care of him. It is also he who has the heart in the relationship. He’s the woman trying to break through to the unattainable fortress of emotion in Kate’s masculine facade. 

Rebuffed.
Perhaps even more telling is the fact that Kate is ready to pounce on her prey, as ever, on the first date, but it is Tracy who makes his innocent exit. He doesn’t want to lose a future with this woman by indulging in the heated superficialities of immediate sex. Kate wants his “cookie;” he won’t give it to her. He plays his cards in order to win a wife and not a temporary lover, just as women are perpetually coached to guard their carnal treasures: “Men of the world only want one thing,” “When they get what they want, they never want it again,” etc. Spence's card up his sleeve is-- to borrow the philosophy of modern comedian Steve Harvey-- that he already “thinks like a man,” because he is one. So, he doesn’t fall into Kate’s more typically male sexual traps.

In the end, Kate has to surrender her position as the sole pillar of strength and her independent, career-focused lifestyle to accomodate her role shared position in their marriage. She is, by title, his wife. She must, therefore, embrace her femininity. Naturally, this makes the modern feminist cringe a bit-- a woman’s salvation was always in an apron in the studio era. The ending would be more insulting, however, were it not for the equal balance of Kate and Spence's sexual-chameleon qualities. In the beginning, Tracy was willing to play the wife as much as the husband; Kate was never willing to do the same. It is therefore only fair that she must surrender some of her authority to embrace and offer him equal tenderness. She must give as well as get. While one can’t help but feel that she will never, ever be comfortable in the kitchen-- not after the breakfast scene that destroys any illusion of her culinary abilities-- one feels that she will at least be consistently willing to bend a little, and in turn, to compromise and fuse her androgyny with Tracy’s own.

Spence and Kate, post-slap.
In fact, Kate seems happy to do it. While she certainly has the carriage of a woman who bows to no man, you also get a sense from this pair’s playfulness and flirting that she wouldn’t mind letting her guard down and getting a spanking or two from the only man in history who could knock her off her guard. Fittingly, Tracy does slap her right on the tush in Adam’s Rib, which instigates a brilliant quarrel on the rules of consensual S&M, gender roles, etc, etc, etc. Had the slap been a sexual slap, it would have been one thing. However, in this scene, the two dueling lawyers are genuinely debating each other, and the resentment and use of masculine power attached to Tracy’s slap goes from being an acceptable form of foreplay to an assertive sublimation of Kate into the role of the weaker sex. She rebels against it. Thus, the matter of contention in the whole film: the compromise between the sexes and the establishment of peace in between.

At ease.
This is an extension of Woman of the Year. The married couple battles in the bedroom and the courtroom for the determination of just exactly who the "man of the house" is. The end is a justified compromise: Kate wears the pants in court; Tracy at home. Their roles become switched a bit in Guess Who’s Coming to Dinner, with Spence playing the fixed stick in the mud, and Kate the more emotional and amenable matriarch-- the curmudgeon vs. mother earth. Their mental ping-ponging remains in tact. Of course, this exchange exists in all of their films, perhaps best witnessed in Pat and Mike, wherein Kate is the athlete who is accepted for the collision of her masculine-feminine nature by Tracy, who specifically fosters her androgyny as her trainer. As ever, he wants the best of both worlds in one woman. In Desk Set, they are again competing professionals-- Kate leading with her limitless intelligence and encyclopediac mind and Tracy with his technical expertise, neither being able to outdo the other. The formula works less when their delicate balance-- a wider establishment of Kate's own-- is found not in the middle but on opposite ends, with Kate taking on the token suffering wife roles in Sea of Grass or Keeper of the Flame. These example, as it turns out, were playing totally against type for her if not totally for him. When their playfullness is lost and thus their almost psychic understanding, so too goes the emotional connection the audience has with them, but mostly with Kate. We want to see her wearing both the pants and the skirt in her usual 50/50 ratio. 

What we can gather from this (very longwinded) description of Kate’s fluid indulgence in her own identity and her total lack of allegiance to stereotype is that this was in large part the quality that made her work so resonant. One never witnessed Kate as a cliche. She eschewed the word. When one can be impersonated, one has reached true distinction. When someone puts on a Katharine of Arrogance accent, everyone (with some level of film knowledge) knows who is being lampooned. This is both the reason for her success and the reason why it is so impressive. The fact that she wasn’t a “type” should have made her un-castable. Hollywood doesn’t like to think or create. It likes Model-T stars and stories. Yet, Kate’s desexualized personage and un-homogenized acting style,made her range run the gamut from A to Z to the far stretches of the universe. (Yup, you were wrong about that one Dorothy Parker).

Kate transcended material, general audience expectation, and direction, meaning that she spread herself in every possible way across the mortal landscape when it came to her interpretations regarding the human heart, human ugliness, and humanity period. She was both old and young, comedic and tragic, flawed yet beautiful, and-- yes-- man and woman. She was, in her art, the upright and the upside down triangle, the token symbols of the masculine and feminine, creating an interesting specimen of the eternal figure eight-- infinite possibilities. No beginning, no end, just an experience.


The epitome of the androgynous allure. She is
indefinable and everything.
Katharine Hepburn's films last because she made them real by offering all facets of herself without shame. She was whatever she wanted to be, and all of that offered with the one-hundred percent generosity of her spirit. 

She was a great guy. And one Hell of a lady.

Bong Joon-ho / un nume de retinut

De : Magiru Ion <magiru_ion@hotmail.com>
Envoyé : lundi 7 octobre 2019 17:25
Objet : Bong Joon-ho / un nume de retinut

Parasite, 2019, reg. Bong Joon-ho. (buget minimalist: 11,8 mil. $)
Palme d'or la  Cannes. Film remarcabil,  trecand cu o versatilitate impresionanta de la ironia si gratia mozartiana de la inceput la satira sociala feroce din partea a doua, de la momentele poetice proleptice (piatra de rau) la umorul negru si efectele gorre din final. Structura intregului pare a scapa la un moment dat de sub controlul regizorului: schimbarile permanente de registru stilistic si o  constanta tendinta spre ingrosare si insistenta excesiva si repetitiva pe teme si sub-teme deja epuizate dau uneori senzatia de aglomerare si incarcare redundanta (prea multa materie narativa pentru un singur film). Lipseste litota. Dar filmul ramane, dincolo de aceste remarci datorate poate incapacitatii mele de a intelege parametrii estetici ai unei intentionalitati artistice diferita de cea cu care suntem familiarizati, o expresie proaspata si provocatoare a inteligentei extrem-orientale din epocasmartphone-ului.
Dupa Wong Kar-wai (In the Mood For Love si 2046) si  Chen Kaige (Farewell My Concubine), Bong Joon-ho e un nume pe care va trebui sa-l tinem minte.
----------------------------

Filmul sud-coreean „Parasite/Parazit“ a fost desemnat cel mai bun film la gala Oscar 2020 şi a devenit prima producţie în altă limbă decât engleza care câştigă cel mai râvnit trofeu. 

 „Parasite“, regizat de sud-coreeanul Bong Joon-ho, este marele câştigător al premiilor Oscar 2020, marcând o victorie istorică. Pe lângă titlul de Cel mai bun film, „Parasite“ a mai fost recompensat cu premiul pentru regie, scenariu original şi pentru cel mai bun film internaţional.  „Parasite“ este o satiră socială despre două familii din Seul care fac parte din clase sociale foarte diferite – una trăieşte în sărăcie, într-un subsol, iar cealaltă, foarte bogată, locuieşte într-o vilă de lux.  Povestea „Parasite“, cel mai bun film al anului Membrii familiei lui Ki-Taek au o relaţie apropiată, dar toţi patru sunt şomeri. Într-o zi, fiul cel mare, Ki-woo, este recomandat de către prietenul său, student la o universitate de prestigiu, pentru un post de meditator bine plătit de o familie bogată. Ajuns acolo, o întâlneşte pe Yeon-kyo, frumoasa moştenitoare a acestui imperiu. În urma acestei prime întâlniri între două familii şi două lumi total opuse, membrii lor se trezesc în mijlocul unor situaţii incontrolabile, cei săraci infiltrându-se prin mijloace nu tocmai ortodoxe în sânul bogătaşilor.     „Parasite“ şi o victorie istorică la Oscaruri. „Parasite“ a reuşit să învingă principalul favorit, drama de război „1917“, a lui Sam Mendes, care a primit totuşi trei Oscaruri.  Filmul lui Bong a învins, de asemenea, „Once Upon a Time in Hollywood“ (Quentin Tarantino) şi „The Irishman“ (Martin Scorsese). Este pentru prima dată în 65 de ani când câştigătorul Palme d’Or la Cannes reuşeşte să câştige şi un Oscar.  "I feel like a very opportune moment in history is happening right now." 

 În discursul de acceptare, Bong i-a mulţumit idolului său, Scorsese, dar şi lui Tarantino, care i-a susţinut întotdeauna munca, deşi era un regizor anonim.  „Mă simt de parcă o să mă trezesc şi o să-mi dau seama că a fost doar un vis. Pare ceva incredibil. Nu scriem niciodată scenarii pentru a ne reprezenta ţara, însă e un moment special pentru Coreea de Sud“, a mărturisit Bong.  La rândul lui, producătorul Kwak Sin-ae a declarat: „Am rămas fără cuvinte. Nu ne-am imaginat vreodată că se va întâmplat. Simt că e un moment foarte important în istorie“.

Jacques Cousteau, lumea tacerii si fundul submarin al memoriei




Lumea tacerii si fundul submarin al memoriei

 Intr-o dimineata din anul 1958 am intrat in sala cine-clubului SNC (Blv.Tomis, langa actuala filiala ING Bank). Biletul de intrare costa 0,50 bani. Rula un film numit Lumea tacerii. Nu stiam cine l-a facut. Nu intelegeam nici limba vorbita nici subtitrarea. Dupa 60 de ani, azi, 11/02/2020, revazand filmul, m-am simtit tulburat: s-au desprins de pe fundul submarin al memoriei secventa de inceput (cea cu facliile electrice purtate de scufundatori) si secventele finale -vanatoarea de casaloti, dansul cu pestele Jojo, broastele testoase care isi depun ouale in nisipul recifului  de corali, drumul spre mare la puilor iesiti din nisip.  
===============================================================




Le Monde Du Silence (Jacques Cousteau ),  Jacques Cousteau, Louis Malle, 1956 



Cousteau : Capitaine Planète
11 sept. 2016


================================================================
(1910-1997)
18 films

Fils d’un avocat international, petit-fils d'un notaire bordelais et frère de l'écrivain collaborationniste Pierre-Antoine Cousteau, Jacques-Yves Cousteau découvrit la mer dans les calanques près de Marseille où sa famille s'était installée. En 1930, après avoir fait ses études préparatoires au Collège Stanislas de Paris, il entre à l'École navale de Brest et devint officier canonnier. C'est à Toulon, où il était affecté sur le Condorcet, que Cousteau eut l'occasion de faire ses premières expériences sous-marines grâce à son ami Philippe Tailliez. En 1936, ce dernier lui prêta des lunettes sous-marines Fernez, ancêtres des masques de plongée modernes. Cousteau appartint également au service de renseignements de la marine française et à ce titre, fut envoyé en mission à Shanghai et au Japon (1938) et en URSS (1939).

Les années de la Seconde Guerre mondiale sont décisives pour l'histoire de la plongée. Après l'armistice de 1940, la famille de Simone et Jacques-Yves Cousteau se réfugie à Megève, où il se lie d'amitié avec la famille Ichac qui y vit également. Cousteau et Marcel Ichac partagent la même volonté de faire découvrir au grand public des lieux inconnus et inaccessibles : pour le premier, c'est le monde sous-marin, pour le second, c'est la haute montagne. Les deux voisins décrocheront le premier prix ex æquo du Congrès du film documentaire de 1943, pour le premier film sous-marin français : Par dix-huit mètres de fond, tourné en apnée l'année précédente aux Embiez (Var) avec Philippe Tailliez et Frédéric Dumas, sans oublier le rôle primordial joué, comme concepteur du boîtier étanche de caméra et cameraman, par l'ingénieur mécanicien Léon Vèche (ingénieur des Arts et Métiers et de l'École navale). En 1943, ce sera Épaves, avec le soutien de l'entreprise marseillaise de renflouage Marcellin : pour cette occasion, Cousteau et l'ingénieur Émile Gagnan inventent le scaphandre autonome moderne. C'est une amélioration et une modernisation d'inventions du XIXe siècle (Rouquayrol et Denayrouze) et du début du XXe siècle (Le Prieur). Le brevet qu'il codéposera pour cette invention le mettra à l'abri du besoin pour le reste de sa vie.
Ayant gardé des liens avec les Anglo-saxons (il a passé une partie de son enfance aux États-Unis) et avec les militaires français en Afrique du Nord (amiral Lemonnier), Cousteau dont la villa Baobab à Sanary (Var) se trouve presqu'en face de la villa Reine de l'amiral Darlan, se démène pour aider la Marine française à renouer avec les Alliés ; il monte une opération commando contre les services d'espionnage italiens en France, et recevra plusieurs décorations militaires pour faits de guerre. À cette époque, son frère Pierre-Antoine, un "antisémite de plume", rédacteur du journal collaborationniste Je suis partout, est condamné à mort (en 1946) : la peine ne sera commuée en détention à vie que grâce aux interventions de Jacques-Yves auprès de l'amiral Lemonnier.

En 1946, Cousteau et Tailliez montrent à l'amiral Lemonnier le film Épaves, et l'amiral les charge de mettre en place le Groupement de Recherches Sous-marines (GRS) de la Marine nationale à Toulon, devenu un peu plus tard le GERS (Groupe d'Etudes et de Recherches Sous-Marines), puis le COMISMER (COMmandement des Interventions Sous la MER) et enfin plus récemment le CEPHISMER.
En 1948, entre missions de déminage, d'exploration sous-marine et d'essais technologiques et physiologiques, Cousteau entreprend une première campagne en Méditerranée à bord de l'Elie Monnier, aviso base du GRS (Groupe de Recherches Sous-Marines), qui devient le GERS (Groupe d'Études et de Recherches Sous-Marines) de la Marine nationale (en 2009, le CEPHISMER), avec Philippe Tailliez, Frédéric Dumas, Jean Alinat et le cinéaste Marcel Ichac. L'équipe entreprend aussi l'exploration de l’épave romaine de Mahdia (Tunisie). C'est la première opération d'archéologie sous-marine utilisant la plongée autonome, ouvrant la voie à une archéologie sous-marine scientifique. Cousteau et Ichac en ramènent le film Carnets de plongée (présenté et primé au festival de Cannes 1951).
Cousteau engage le jeune assistant de Marcel Ichac, Jacques Ertaud qui débute ainsi sa carrière de cinéaste. Il est alors l'opérateur sous-marin, le monteur, et le coréalisateur de Cousteau pendant 10 ans. Ertaud réalise entres autres le film La Galère engloutie en 1957.

En 1949, Cousteau quitte la Marine pour fonder les Campagnes océanographiques françaises (COF) en 1950. Le brasseur Loël Guiness lui achète son bateau, la Calypso, avec lequel il parcourt les mers les plus intéressantes de la planète ainsi que les fleuves et les rivières. Il effectue aussi des fouilles archéologiques sous-marines en Méditerranée, en particulier au Grand-Congloué (1952).
Pendant ses voyages, il produit de nombreux films. Il obtient la Palme d'or au Festival de Cannes en 1956 pour Le monde du silence coréalisé avec Louis Malle. Il écrit des livres qui ont contribué à diffuser, avec une popularité sans précédent, la connaissance de la biologie sous-marine.
En 1957, il est élu à la direction du Musée océanographique de Monaco. La popularité de Cousteau grandit. En octobre 1960, un volume important de déchets radioactifs devait être immergé en mer Méditerranée par le CEA. Cousteau organisa une campagne de presse qui en moins de deux semaines souleva la population. Le train de déchets fut arrêté par des sit-in de femmes, d'hommes et d'enfants qui l'obligèrent à retourner à son point de départ.
À Monaco au mois de novembre 1960, la visite officielle du président français Charles de Gaulle devint célèbre à cause de leur échange à propos des incidents d'octobre et plus largement à propos des expérimentations nucléaires. L'ambassadeur de France avait suggéré au prince Rainier d'éviter toute rencontre, mais le prince maintint la présence de Cousteau lors de la visite du Musée océanographique. Le président demanda amicalement au commandant d'être gentil avec ses savants atomistes, celui-ci lui répondit : « C'est à vos atomistes d'être gentils avec nous ».
La rencontre avec la télévision américaine (ABC, Metromedia, NBC) crée la série L'Odyssée sous-marine du Commandant Cousteau, avec le personnage du commandant au bonnet rouge (que l'équipe Cousteau portait en référence à l'uniforme des anciens occupants du Bagne de Toulon, les bagnards étaient fréquemment "désignés volontaires" pour des interventions hasardeuses en scaphandre "pieds-lourds") destiné à donner aux films un style "aventures personnalisées" plutôt que "documentaires didactiques". À leur sujet, Cousteau expliquait : "Les gens protègent et respectent ce qu'ils aiment, et pour leur faire aimer la mer, il faut les émerveiller autant que les informer.
En 1974, il crée The Cousteau Society aux États-Unis d'Amérique, dédiée à la protection et à l'amélioration de la qualité de la vie pour les générations actuelles et futures. En 2009, elle comprend plus de 100 000 membres. Il lègue la totalité et l'exclusivité des droits liés à l'usage de son nom, son image et son œuvre à la Cousteau Society ainsi que la mission de continuer son travail.
En 1977, il reçoit avec Peter Scott le prix des Nations unies pour l'environnement. En 1985, la médaille présidentielle de la liberté (Presidential Medal of Freedom) lui est décernée, remise par Ronald Reagan, alors président des États-Unis.
Le 28 juin 1979, lors d'une expédition de la Calypso au Portugal, son second fils, Philippe, son successeur désigné, avec lequel il coproduisait tous ses films depuis 1969, meurt coupé par l'hélice de son hydravion Catalina. Cousteau en sera profondément affecté. Il appelle alors son fils aîné, Jean-Michel, à ses côtés. Cette collaboration durera 14 ans.
Le 24 novembre 1988, il fut élu à l'Académie française. Sa réception officielle sous la Coupole eut lieu le 22 juin 1989, la réponse à son discours de réception étant prononcée par Bertrand Poirot-Delpech. En juin 1990, le compositeur Jean Michel Jarre rendit hommage au commandant en intitulant son nouvel album En attendant Cousteau.
Le 2 décembre 1990, Simone Cousteau décéda d'un cancer. Cette femme, qui avait passé plus de temps que son mari à bord de la Calypso, était l'égérie de l'Équipe Cousteau. En juin 1991, à Paris, Jacques-Yves Cousteau se remariait avec Francine Triplet. Francine Cousteau poursuit actuellement l'œuvre de son mari à la tête de la Fondation Cousteau et de la Cousteau Society.
En 1992, il fut invité à la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement à Rio de Janeiro (Brésil). Il devint alors un conseiller régulier de l'ONU et plus tard de la Banque mondiale. Jacques-Yves Cousteau s'est éteint le 25 juin 1997 à Paris.
Filmographie :
1943Par dix-huit mètres de fond

1945Épaves
1947Paysages du silence
1949Dauphins et crétacés
1949Les phoques du Rio d'Oro
1949Au large des côtes Tunesiennes
1949Autour d'un récif
1950Carnet de plongée
1950Une sortie du 'Rubis'
1951Danger Under the Sea
1952La mer rouge
1952Rhythm on the Reef
1953Un musée dans la mer
1956Le monde du silence 
Le commandant Cousteau nous fait découvrir la splendeur et les dangers, la vie surprenante et l'éblouissement d'une faune aux mille couleurs. Quelques séquences clés s'insèrent harmonieusement dans la trame du récit: ainsi par exemple l'épisode de l'épave retrouvée d'un cargo échoué par trente mètres de fond, celle des tortues de mer et celle du petit cachalot...
1964Le monde sans soleil 
1969The Desert Whales
The Undersea World of Jacques Cousteau
1978Calypso's Search for Atlantis
Dans la série TV :The Cousteau Odyssey
1982Du grand large aux Grands Lacs


=======================================================================
Filmul „Le monde du silence (Lume tăcerii)” (Franța 1956, realizat de Jacques-Yves Cousteau și Louis Malle) rulează marți 11 noiembrie 2014, de la ora 19:00, în sala de cinema a UNATC, în cadrul Cineclubului Film Menu. Filmul e subtitrat în limba engleză. Discuţia ulterioară proiecţiei va fi moderată de Andra Petrescu și Raluca Durbacă.

 de Raluca Durbacă

În 1949, milionarul irlandez Loel Guinness, descendentul fondatorului berăriei Guiness, cumpără un vechi dragor de mine, pe care-l echipează ca laborator mobil pentru cercetări oceanografice conform specificațiilor lui Jacques-Yves Cousteau și-l închiriază acestuia pentru numai un franc pe an. Acest dragor este botezat apoi Calypso, după numele nimfei ce își avea sălașul pe o insulă din Marea Mediterană. Timp de patru decenii Cousteau explorează mările și oceanele lumii la bordul acestui vas, din ghețurile Antarcticii și ale Nordului până în Marea Roșie, Marea Caraibelor și Marea Mediterană, efectuând numeroase cercetări și mii de ore de filmări subacvatice, care au fost transformate în 50 de cărți, două enciclopedii, filme de lungmetraj și documentare.

În 1956, alături de tânărul Louis Malle, Cousteau filmează documentarul „Le monde du silence”, primul documentar care a câștigat premiul Palme d’Or în cadrul Festivalului de Film de la Cannes. „Le monde du silence” reunește materiale filmate pe parcursul a doi ani în timpul expediției National Geographic făcută de Cousteau și echipajul său în Marea Mediterană, în Golful Persic, în Oceanul Indian și în Marea Roșie.

Dincolo de splendidele filmări subacvatice color, o performanță a acelor timpuri, „Le monde du silence” este un film de aventuri, în care un grup de bărbați înarmați cu cele mai performante aparate de scufundare, precum și cu tot felul de dispozitive care mai de care mai năstrușnice, pleacă să exploreze oceanele planetei.

Trei aspecte sunt importante pentru ei. Primul – să arate lumii întregi „jucăriile” ce le-au fost puse la dispoziție. Pentru exemplificare, realizează câteva reconstituiri neîndemânatice, dar amuzante și ludice, ale unor momente dramatice prin care au trecut și explică, cât de didactic se poate, cum au reușit acele jucării să le salveze viața. De exemplu: te-ai scufundat la mare adâncime ca să aduni homari pentru prânz, dar nu ai avut grijă să-ți verifici nivelul de oxigen din butelii, așa că riști să intri într-o comă indusă de nitrogenul/ azotul pe care-l respiri și să rămâi lat pe fundul oceanului. De aceea, e important să ai un prieten cu tine, care să te trezească din beția de nitrogen și să te trimită repejor la suprafață. Odată ajuns la suprafață, începi să simți o durere în picior, cauzată de faptul că urcarea ta rapidă la suprafață nu i-a permis corpului să efectueze o decompresie normală. De aceea, căpitanul te introduce timp de trei ori într-un tub de decompresie, cât timp colegii tăi se delectează cu homarii pe care chiar tu i-ai prins.

Cel de-al doilea aspect important este să arate ce aventură interesantă și presărată de pericole care-ți dau fiori este explorarea oceanelor. De exemplu: treci printr-un muson care-ți zdruncină nava din toate încheieturile, dar acest lucru nu te oprește să stai pe punte cât timp valurile de izbesc dintr-o parte în alta. Sau, ai descoperit o epavă pe fundul oceanului, și nimic nu te oprește să o explorezi, și exterior, și interior, fără să verifici dacă există vreun pericol pentru tine sau colegi tăi. Sau, ai văzut un grup de rechini care ți-au încercuit nava, așa că tot ce-ți rămâne de făcut este să-i pescuiești și să-i arunci vii în barcă, după care să te chinui să le spargi craniul cu un topor.

Ceea ce ne duce la cel de-al treilea aspect. Ești om, bărbat, stăpânul mărilor și oceanelor, ai cele mai performante aparate la dispoziție, iar Greenpeace încă nu a fost inventată, așa că îți permiți să arunci un recif de corali în aer cu dinamită pentru a explora „în detaliu” viața marină care zace acum moartă pe fundul oceanului; poți să hărțuiești un grup de balene, rănind un pui cu elicea navei, pe care-l omori apoi dintr-un act de compasiune, realizând că nu mai are nicio șansă să supraviețuiască, măcelărind apoi și rechinii veniți să se înfrupte din carcasa lui; sau poți să crezi că un pește exotic poate fi dresat asemenea unui câine, momindu-l cu carne și apoi băgându-l într-o cușcă în momentul în care nu reușești să mai scapi de el. Cousteau a primit nenumărate critici din partea organizațiilor ecologiste din cauza distrugerilor pe care el și echipajul lui le-au cauzat vieții marine în timpul filmărilor.

Poate că unor spectatori de astăzi li se vor părea de-a dreptul barbare unele dintre acțiunile întreprinse de membrii echipajului de pe Calypso în timpul acestor filmări, dar trebuie înțeles că, în momentul lansării documentarului, sensibilitățile ecologiste erau altele. Nimic din primitivismul acțiunilor lor nu știrbește din adevărata plăcere pe care acești marinari o simt atunci când sunt pe mare și urmăresc, de exemplu, zeci de delfini care se iau la întrecere cu nava, plăcere ce reușește să ajungă și la spectator. La fel cum, într-un moment de tăcere vinovată și complice, spectatorul este nevoit să admită că, pe cât îi place să admire peștii, pe atât de mult îi place să-i și mănânce, atunci când, după ce ne arată splendidele aripi ale unui pește zburător aterizat din greșeală pe navă, un membru al echipajului îl pune într-o tigaie și, aruncând o privire jucăușă în cameră, coboară cu el sub punte.



6 FILME DE WOODY ALLEN (1983-2011)





SELECTIE WOODY ALLEN:

Zelig /1983

The Purple Rose of Cairo / 1985

Radio Days / 1987

Crimes and Misdemeanors / 1989

Match Point /2005

Midnight in Paris /2011



========================================


ZELIG /  1983
(Zelig). Avec : Woody Allen (Leonard Zelig), Mia Farrow (Dr. Eudora Fletcher), Sol Lomita (Martin Geist), John Rothman (Paul Deghuee), Stephanie Farrow (Meryl Fletcher), Susan Sontag, Irving Howe, Saul Bellow, Bricktop, Bruno Bettelheim (eux-mêmes). 1h20.


 Leonard Zelig est en apparence un homme tout à fait quelconque, mais bientôt l'Amérique des années vingt va littéralement se passionner pour lui : on constate en effet que ce petit homme banal a en fait tendance, par des facultés chimiques totalement inexplicables, à se transformer à l'image des êtres qu'il côtoie. En présence d'un obèse, il grossit à vue d'œil ; face à un noir, sa peau noircit ; aux côtés d'un Asiatique, ses yeux se brident instantanément.
Lors d'une de ses métamorphoses, Zelig est arrêté et conduit à l'hôpital. Les plus grands spécialistes se succèdent pour observer ce phénomène, mais, fort heureusement pour Zelig, la charmante doctoresse Eudora Fletcher prend son cas particulièrement à cœur et l'arrache aux autres médecins. Elle va traiter Zelig par l'hypnose, et, sous l'effet du traitement, il parle de ses problèmes d'enfance, d'identité juive, et lâche ces quelques mots révélateurs : "je veux être aimé"...
Mais Zelig n'est pas au bout de ses peines : sa sœur Ruth l'enlève aux soins du Dr Fletcher et, en compagnie de son amant, fait de lui un phénomène de foire, dans le monde entier. Cependant, le destin veille puisque Ruth Zelig se fait assassiner en Espagne par son amant jaloux, Martin Geist.
Eudora Fletcher récupère Zelig et l'isole dans sa maison de campagne. Ce seront les séances de la chambre blanche qui feront date dans l'histoire de la psychiatrie car enregistrées sur caméra par Paul Deghuee. De nouveau sous hypnose, celui qu'on a surnommé "l'homme-caméléon" avoue son amour à Eudora. Ils se marient mais les forces du Mal agissent encore : une danseuse nommée Lita Fox prétend que Zelig a été son mari et l'a abandonnée avec un bébé. Bientôt, deux, trois, dix femmes font les mêmes révélations à la presse. Zelig devient alors un personnage honni et banni de son Amérique natale. Il disparaîtra, mais Eudora le retrouvera en Allemagne, en compagnie des Nazis ! Finalement, leur retour aux États-Unis sera triomphal, car, avec son amie, Zelig bat le record de la traversée de l'Atlantique en avion... et sur le dos.

 Le film prend la forme d'un documentaire où alternent interviews contemporaines de personnalités, témoins de l'époque ou spécialistes, et images d'archives commentées en voix off.
Tout est totalement fabriqué. Dans les interviews contemporaines, Susan Sontag, Irving Howe, Saul Bellow, Bricktop, Bruno Bettelheim, John Morton Blum jouent leur propre rôle alors que les personnages de Eudora Fletcher, de sa sœur et Paul Deghuee vieillis mais aussi de Calvin Turner, Mike Geibell, Ted Bierbauerr et Oswald Pohl sont joués par des acteurs. De même, aux images d'archives en plans généraux, succèdent, en plans rapprochés de fausses images avec les acteurs, principalement pour les rôles de Leonard Zelig, Eudora et Meryl Fletcher et Paul Deghuee. Dans ces archives filmés, il est retenu les véritables apparitions de Joséphine Baker, Charles Chaplin, Carole Lombard, Dolores del Rio, Adolphe Menjou, Tom Mix, Calvin Coolidge, F. Scott Fitzgerald, Charles A. Lindbergh, William Randolph Hearst, Joe DiMaggio, Al Capone et... Adolf Hitler, Josef Goebbels, Hermann Göring, Rudolf Hess. Mais apparaissent aussi, incrustés dans ces images, les faux docteurs, les personnages principaux dont bien évidemment Allen lui-même notamment dans la séquence la plus célèbre où, devenu une personnalité du régime nazi, il anéantit le discours de Nuremberg de Hitler en reconnaissant Eudora dans la foule.
L'ensemble est dominé par la judéité de Leonard Zelig-Woody Allen. Traumatisé des l'enfance par des parents affolés et masochistes, Leonard est encombré d'un "moi" obsédant et hétérogène au monde qui l'entoure. Se sentant menacé par sa propre personnalité, il souhaite ressembler à Monsieur Tout-le-Monde afin d'être aimé. Il fait pourtant l'expérience que ce n'est là qu'un refuge illusoire, étant tout le monde, il n'est personne et n'est donc jamais vraiment aimé. D'où la fameuse séquence avec Hitler. Il est devenu nazi afin de se fondre dans la masse mais est réveillé de sa léthargie par Eudora.
La forme du faux documentaire permet de donner un peu de vraisemblance à ce discours mais s'avère vite assez lassante (heureusement le film est court). Le meilleur du film est probablement constitué par les séquences jouées entre Woody Allen et Mia Farrow : "J'ai travaillé avec Freud mais j'étais en désaccord avec lui : il ne réservait l'envie de pénis qu'aux femmes".
Jean-Luc Lacuve le 17/04/2013
==================================

La rose pourpre du Caire (1985)

(The purple rose of Cairo). Avec : Mia Farrow (Cecilia), Jeff Daniels (Tom Baxter, Gil Shepherd), Danny Aiello (Monk), Irving Metzman (le manager du théâtre), Stephanie Farrow (la soeur de Cecilia). 1h21.


1935, les Etats-Unis en pleine crise économique. Cecilia, serveuse dans un café, fait vivre son mari Monk, qui est chômeur et passe son temps avec ses amis, au lieu de chercher du travail. Le seul dérivatif de Cecilia est le cinéma : dès qu'elle le peut, elle court au "Jewel", le cinéma du coin où elle voit chaque film plusieurs fois de suite.
Cette semaine-là, le "Jewel" présente La rose pourpre du Caire, où les protagonistes, Henry, Jason, Rita et Larry sont de riches oisifs qui vont partir en Egypte pour tromper l'ennui. Ils y rencontreront un jeune explorateur, Tom Baxter, qu'ils ramèneront à New York pour lui faire partager leur vie mondaine.
Mais un jour, alors que Cecilia voit le film pour la troisième ou quatrième fois, un événement inouï se produit : le personnage de Tom Baxter délaisse le film, se tourne vers la salle où il a remarqué Cecilia et sort de l'écran ! Il entraîne Cecilia dans une aventure sentimentale qui la sidère, mais Tom ne peut pas aller très loin, car il n'est pas un être de chair et de sang... mais une simple image !
Pendant ce temps, c'est la révolution à Hollywood : on n'a jamais vu un personnage quitter l'écran. Chez le producteur du film, c'est la panique. La carrière du film est menacée ! On envoie donc l'acteur Gil Shepherd, celui qui incarne l'explorateur Tom Baxter, dans la petite ville où s'est produit l'incident, pour tenter de ramener le personnage de Baxter à la raison et lui faire réintégrer l'écran !
Et là, de nouveau, Cecilia tombe amoureuse de Gil. Ce qui ne l'empêche pas de passer une nuit fabuleuse dans l'univers du film avec Baxter. Gil vient chercher Cecilia dans le cinéma. Baxter tente de la rappeler dans l'écran mais, lorsque Gil affirme à Cecilia qu'il l'aime et lui promet de l'emmener à Hollywood, elle refuse de revenir avec Baxter et lui affirme qu'elle préfère la réalité à l'imaginaire. Vaincu, Baxter regagne tristement l'écran.
Cecilia s'en va faire ses valises et rompt avec son mari. Mais, alors qu'elle revient rapidement devant le cinéma, son propriétaire lui affirme que toute l'équipe du film est partie pour Hollywood sans l'attendre. Gil Shepherd n'avait fait que de fausses promesses à Cecilia pour que tout rentre dans l'ordre et ainsi préserver sa carrière. Cecilia n'a plus pour se consoler que le nouveau film de Fred Astaire et Ginger Rogers. Serrant contre elle son ukulélé, Cecilia les regarde danser Cheek to Cheek.

 La rose pourpre du Caire pose la belle et triste morale des perdants que Woody Allen ne cessera d'affirmer tout au long des années 80 et 90.
Sommée de choisir entre Baxter, l'illusion et Gil, l'homme réel, Cecilia choisit ce dernier."Je suis réelle et, quelle que soit la tentation pour moi, il faut que j'opte pour le monde réel". C'est un choix tout à fait rationnel. Baxter avait montré de nombreuses fois les limites dues à la virtualité de son corps. De plus, sauf à être fou, chacun préfère, à potentialité égales, le réel au virtuel. Or ici, Gil lui offre tout à la fois son amour et la possibilité de devenir une vedette à Hollywood.
La force de cette séquence est ainsi moins de poser un choix entre réel et virtuel que d'exalter déjà la beauté du perdant, Baxter. Lui seul a droit au gros plan, à la plus belle des lumières orangées. Il s'incline noblement devant la décision de Cecilia. Pourtant son plaidoyer était le plus beau "Je vous aime, je suis fidèle, homme de parole, courageux, romantique et j'embrasse comme un dieu". Gil n'avait pu répliquer qu'un sec : "Et moi je suis vrai". Baxter regagne tristement l'écran, non sans se détourner une dernière fois vers celle qu'il aime.
La morale du film est, d'une certaine façon, bien plus conventionnelle que le choix du réel sur le virtuel. Elle dit que le réel est décevant, ou, selon le mot de Mallarmé, que "L'art rétribue des imperfections de la vie". Ayant constatée que le rêve qu'elle avait fait avec Gil ne se concrétisera pas dans la réalité, il reste à Cécilia la possibilité d'être émue par Top hat, le film avec Fred Astaire et Ginger Rogers.
Alors que les années frics, les années 80, ne cessent de faire l'apologie, du réel, de la responsabilité tout autant que du cynisme économique, Allen, parfaitement inactuel, exalte les perdants, les honnêtes, les faibles et les victimes ; ceux pour lesquels il fait du cinéma.
Jean-Luc Lacuve le 14/06/2011.
===========================
Radio days / 1987
(Radio days). Avec : Mia Farrow (Sally White), Dianne Wiest (Bea), Seth Green (Joe), Don Pardo (l'animateur de 'Guess That Tune'), Martin Rosenblatt (Mr. Needleman), Helen Miller (Mrs. Needleman), Danielle Ferland (l'enfant star). 1h28.


Une voix " off " évoque les souvenirs pittoresques des grandes heures de la radio, quelques semaines avant la Seconde Guerre mondiale. Joe se souvient des rues du quartier de Rockaway sous les couleurs d'un automne pluvieux.
"Il était une fois " deux cambrioleurs en activité dans l'appartement des voisins, Mr et Mrs Needleman. Tout en cambriolant, ils participent à un jeu radiophonique qu'ils remportent. Les Needleman sont étonnés de voir arriver le lendemain matin meubles et appareils ménagers divers !
Joe est le fils d'une modeste famille juive, aussi nombreuse qu'unie. Il se passionne pour les aventures du Vengeur Masqué. Ses parents trouvent les prétextes les plus futiles pour se quereller; l'oncle Abe, grand prêcheur devant l'Éternel, n'a d'oreilles que pour la chronique du commentateur sportif Bill Kerm; Tante Cecil est toujours hilare à l'écoute du ventriloque de la radio; Tante Bea, béate devant les chansons sentimentales, songe à l'introuvable Prince Charmant. Cette pauvre Tante Bea qui n'avait vraiment pas de chance... L'un de ses prétendants, Mr Manulis, avait pris la fuite au moment crucial en entendant Orson Welles annoncer l'arrivée des Martiens !
Joe n'a pas oublié ses tours pendables et ses premières émotions, généralement liés à des émissions de radio : une chanson qui lui rappelle Evelyn Goorwitz, son premier amour déçu; l'école hébraïque qui n'avait pas apprécié le détournement d'une collecte au profit du Vengeur Masqué; l'annonce d'une invasion imminente, japonaise ou allemande, éclipsée par l'éveil sexuel : sa future institutrice se dandinant, nue, derrière sa fenêtre. B y avait aussi la candidate Sally White, à la voix inégalable, prête à donner son corps au premier venu qui pourrait lui obtenir un "job " à la radio...
Souvenirs nostalgiques d'une époque bercée par les chroniqueurs et feuilletons radiophoniques, au son des mélodies de Cole Porter, Glenn Miller et des airs éternels, tels " Tico, Tico " et " September Song".
=====================================================
Crimes et délits / 1989
(Crimes and Misdemeanors)
 Avec : Martin Landau (Judah Rosenthal), Anjelica Huston (Dolores Paley), Claire Bloom (Miriam Rosenthal), Stephanie Roth (Sharon Rosenthal), Gregg Edelman (Chris), Mia Farrow (Halley Reed). 1h44.

 Documentariste ambitieux et exigeant mais la plupart du temps sans travail. Cliff Stern a épousé Wendy Rosenthal, dont les quatres frères ont, chacun dans leur branche, réussi : Judah, ophtalmologiste réputé, est considéré comme un bienfaiteur de l'humanité ; Ben est un rabbin respecté ; Lester a créé une série télévisée à succès ; Jack a lui aussi une position enviable, mais dans la pègre.
Pour gagner sa vie, Cliff accepte de tourner une émission sur Lester. Délaissé par son épouse, il trouve réconfort et compréhension auprès de la productrice de l'émission, Halley Reed, qui, cependant refuse ses avances. Le reste du temps, il écoute les doléances de sa soeur Barbara, s'occupe de sa nièce Jenny et travaille à un sujet qui lui tient à cœur : un portrait du vieux philosophe Louis Levy, lequel, à son grand chagrin, finira par se suicider.
Mais les ennuis de Cliff ne sont rien comparés à ceux de sa belle-famille. Ben est en train de perdre la vue et Judah est harcelé par Dolores Paley, une hôtesse de l'air avec qui il a, depuis deux ans, une liaison. Ne pouvant se résoudre à quitter son épouse Miriam, Judah finit par demander l'aide de son frère Jack. Celui-ci trouve aussitôt la solution : il fait assassiner la jeune femme.
Après avoir connu les affres de l'angoisse et de la culpabilité, Judah finira par reprendre le dessus, tandis que Cliff verra avec regret Halley filer le parfait amour avec Lester.


============================
MATCH POINT  / 2005
Avec : Scarlett Johansson (Nola Rice), Jonathan Rhys-Meyers (Chris Wilton), Emily Mortimer (Chloé Hewett Wilton), Matthew Goode (Tom Hewett), Brian Cox (Alec Hewett), Penelope Wilton (Eleanor Hewett). 2h04.

T

Voix off : "Celui qui a dit "la chance plutôt que le talent" pénétrait bien la vie. On n'ose pas admettre combien la vie dépend de la chance. C'est terrifiant que tant de choses échappent à notre contrôle. A l'instant où la balle frappe le haut du filet, elle peut, soit passer de l'autre coté, soit retomber en arrière. Avec un peu de chance, elle passe et on gagne... ou, elle ne passe pas, et on perd". La balle reste en haut. Fondu au noir.
Jeune prof de tennis issu d'un milieu modeste irlandais, Chris Wilton se fait embaucher dans un club huppé des beaux quartiers de Londres pour 225 livres la semaine. Il ne tarde pas à sympathiser avec Tom Hewett, un jeune homme de la haute société avec qui il partage une passion pour l'opéra. Il se rend ainsi à Coven Garden écouter la Traviata dans la loge des Hewett où Chloé, la sœur de Tom, en tombe immédiatement amoureuse.
Chris, invité par les Hewett, fait la connaissance de la ravissante fiancée de Tom, Nola Rice, une jeune Américaine venue tenter sa chance comme comédienne en Angleterre. Très vite, Chris fréquente régulièrement les Hewett et séduit Chloé : ensemble, ils visitent les galeries de peintures, vont au cinéma et deviennent amants.
Les deux couples de Tom et Nola et de Chris et Chloé se retrouvent régulièrement au restaurant où Tom affirme sa philosophie : "La vie est une pure question de hasard, sans but et sans dessin. La foi est une faiblesse de l'âme". Chloé qui a dit tout le bien qu'elle pensait de Chris à son père le fait engager dans le groupe de celui-ci, Global infrastructure and Finance, où il est promis à un bel avenir.
Le soir chez Chloé, Chris trouve un prétexte pour retrouver Nola et Tom au cinéma où passe Carnets de voyage. Comme ils ne viennent pas, il rentre penaud chez Cholé. Il retrouve pourtant Nola alors qu'elle se rend à une audition qu'elle sait d'avance sans espoir. Dépressive, Nola lui apprend qu'elle a débuté comme actrice au Colorado entre une mère alcoolique et un père qui les a abandonnées très tôt. Elle lui dit qu'on le dresse pour devenir l'époux de Chloé dont les parents avaient craint qu'elle n'échoue dans les bras d'un patron de pub gastronomique.
Au manoir des Hewett, le père de Cholé propose effectivement à Chris de prendre des cours de commerce pour occuper d'ici un an un poste de haute responsabilité au sein de son groupe. En revanche, la mère humilie, Nola sur ses prétentions à devenir actrice. Affligée, Nola s'en va seule dans le jardin sous la pluie. Chris la rejoint et ils font l'amour sous l'orage dans les blés.
De retour à Londres, Nola veut rester fidèle à Tom et repousse Chris. Il suit des cours de commerce et se marie avec Chloé. Ils emménagent dans un superbe appartement donnant sur la Tamise.
Bientôt Tom annonce avoir rompu avec Nola puis se marie avec Heather. Chloé veut des enfants; ce que Chris refuse. Il rencontre par hasard Nola à la Tate moderne devant les toiles de David Hepher. Ils font l'amour et commence alors une liaison de quelques mois. Chloé se prépare à ouvrir une galerie sur Bruton St. alors que Nola travaille dans une boutique de Ledbury road.
Après un hiver de passion où les amants se retrouvent régulièrement dans le petit appartement de Nola, c'est lors d'un long week-end chez les Hewett que Nola cherche à joindre Chris. Elle ne cesse de l'appeler et comme il ne vient pas, elle le rappelle pour lui annoncer qu'elle est enceinte. Chris interrompt le week-end familial, prétextant un travail urgent, pour rejoindre Nola. Celle-ci  veut garder l’enfant et l’élever avec Chris. Il est sur le point de  tout révéler à sa femme mais hésite, puis renonce. Comme lui explique son ami-confident, il ne tient pas assez à Nola pour abandonner la vie princière que lui offrent ses beaux-parents....
Il promet  toutefois à Nola d’annoncer à Chloé son intention de la quitter, mais il lui demande de patienter jusqu’au retour des vacances, trois semaines en Grèce. Nola se résigne, non sans exprimer sa jalousie. Cependant, l'exposition Maurice Lewis dans la galerie de Cholé étant reportée, les vacances sont annulées. Chris renonce à en avertir Nola et profite pleinement de sa situation professionnelle. Alors qu’il discute affaires avec son beau-père dans son luxueux appartement londonien, Chris ment au téléphone à Nola et affirme être en Grèce. Un jour, elle l’aperçoit par hasard dans la rue. Comme il lui ment encore au téléphone, elle vient lui faire une scène à la sortie de son travail en menaçant de prévenir elle-même Chloé. Il promet d’agir. La nuit, alors que Cholé dort à ses côtés, il prend sa décision
Dans la résidence des Hewett, Chris prend un fusil et des cartouches, tandis que Chloé le cherche partout. Lors d’une nouvelle scène chez Nola qui s’impatiente d'une rupture toujours retardée, Chris promet que ce sera fait le lendemain  et lui donne rendez-vous après son travail à 17h45. Le lendemain Nola reçoit un appel de Chris : tout est réglé et il l’attend directement chez elle à l’heure dite. Chris quitte le bureau avec le sac de sport où il a mis le fusil. Il sonne chez Mme Eatsby, la voisine de Nola ; la vieille dame, d’abord méfiante, le laisse entrer quand elle le reconnaît. Pendant qu’elle prépare son médicament, Chris monte fébrilement son fusil, puis s’approche d’elle et la tue ; il renverse hâtivement divers objets du salon,  vole médicaments et  bijoux pour faire croire à un cambriolage et enlève  l’alliance de la main de la morte. Puis, embusqué sur le palier, Chris attend Nola ; il la tue d’un coup de carabine dès qu’elle arrive et se précipite au théâtre où Chloé commençait à s’inquièter du retard de son mari.
Pendant qu’il assiste au spectacle, la police est sur les lieux du crime ; selon les premières conclusions de l’enquête, il s’agirait d’un cambriolage lié à la drogue avec meurtre de la vieille dame suivi du meurtre du témoin, Nola, « rentrée au mauvais moment ». Au petit déjeuner, Chloé découvre la mort de Nola dans le journal et en informe Chris qui simule parfaitement la surprise. Tom, au téléphone, a la même formule que tous: « la mauvaise place au mauvais moment »
Chez les parents Hewett, Chris se cache pour ranger au plus vite le fusil qu’il avait pris. Quand il revient au salon, Chloé annonce qu’elle est enceinte. Tous se réjouissent, mais un coup de fil apprend à Chris qu’il doit appeler la police. Il se rend au commissariat et jette les bijoux dans la Tamise. Il lance l’alliance qui heurte le parapet, rebondit en l'air... et retombe du côté du quai, sans que Chris s’en aperçoive. Au commissariat, Chris, confondu par les révélations du journal intime de Nola, reconnaît avoir eu une liaison suivie avec elle, mais ment sur ses promesses de divorce, tout en appelant à la discrétion des enquêteurs. Après son départ, l’un des deux inspecteurs reste soupçonneux à l’égard de Chris.
La nuit, Chris se réveille en sursaut à sa table de travail. Ayant renversé un verre de vin, il se rend dans la cuisine et off déclare "On apprend à refouler sa culpabilité et à vivre avec". Il faut bien sinon elle nous submerge". Surgit alors le fantôme de Nola puis celui de la vieille Mme Eatsby qui se plaint d'avoir été tuée alors qu'elle est totalement innocente. Cynique, Chris lui répond  : "Les innocents sont souvent sacrifiés pour une plus grande cause. Vous avez été un dégât collatéral". Et quand elle lui fait remarquer qu'il a aussi tué son enfant, il réplique cynique encore,  "Sophocle a dit : ne jamais naitre est peut être la plus grande aubaine". Comme le fantôme de Nola lui affirme qu'il a certainement laissé des traces compromettantes, et lui prédit un châtiment, il déclare sans y croire : "Il conviendrait que je sois arrêté et puni. Ce serait au moins une petite marque de justice. Une petite dose d'espoir pour donner un sens."
"Chris Wilton les a tuées" s'écrie alors l'inspecteur, réveillé en sursaut dans son lit par cette illumination.. Le lendemain il en parle à son coéquipier qui douche son enthousiasme en lui rapportant les faits de la nuit : un drogué a été tué dans le quartier dans une fusillade et il portait l’alliance de Mme Eastby ; son nom et sa date de naissance y étaient gravées.
Chloé vient d’accoucher et la famille sable le champagne. Le beau-père affirme qu'avec une telle ascendance, le bébé est certain de réussir dans la vie. Tom, son oncle, déclare "Tout ce que je demande, c'est qu'il ait de la chance...que la chance navigue avec lui. Chris regardant la Tamise, émet alors probablement la déclaration sur la chance qui ouvrait le film.

 Match point est pénétré d'un esprit de sérieux qui en fait un point d'aboutissement dans l'oeuvre de Allen. Le cinéaste interrompt ainsi la veine des films énergiques et légers qu'il réussissait si bien depuis l'entrée dans le nouveau millénaire.
Le film commence comme Comédie érotique d'une nuit d'été (1982) pour s'achever comme Crimes et délits (1989). Dans le premier, Woody rêvait de faire l'amour dans un champ de blé sous l'orage, de déchirer les vêtements de sa maîtresse avant de lui faire fougueusement l'amour puis de la masser tendrement avec de l'alcool. Autant de fantasmes que, incarnés dans le corps de Jonathan Rhys-Meyers, il nous propose aujourd'hui. La sensualité de ces séquences doit beaucoup il est vrai à Scarlett Johansson.
Grand admirateur de Ingmar Bergman, Woody Allen accomplit le même parcours spirituel. Après avoir interrogé la présence de Dieu jusqu'à Hannah et ses soeurs (1986), il a acquis la certitude que Dieu n'existe pas. Reste donc la morale développée depuis Crimes et délits : l'homme est constitué des choix qu'il fait.
C'est ainsi sans moralisme qu'il laisse s'enfermer Chris dans le mensonge pour sauvegarder son confort de grand bourgeois ou qu'il le laisse accomplir le crime qui le libérera. Son travail de mise en scène s'attache aux détails du mensonge (ne pas se couper, confondre Grèce et Sicile..) et aux difficultés du crime (charger l'arme, attendre entre les deux crimes). L'intrigue suit celle de Crimes et délits jusque dans le dialogue moral avec des personnages absents surgis de l'ombre et le triomphe des hommes sans scrupules.
Crimes et délits renvoyait par son titre et son sujet à Crime et châtiment où Raskolnikov croyait pouvoir assassiner sans remord une veille femme innocente. Woody Allen se permet ici de dire à quel point il a maintenant dépassé le stade des remords comme triomphe de la vérité. Il montre ostensiblement Chris Walton lire Dostoïevski et avec quel "profit" ! Il saura repousser les reproches posthumes de la vieille voisine innocente. Il saura manipuler le commissaire qui tourmentait Raskolnikov et qui avait tout deviné.
Le contrepoint offert dans Crimes et délits à cette sinistre certitude que le monde est pourri était fourni par le personnage interprété par Woody Allen, perdant peut-être mais bien plus vivant que les prisonniers de leur apparence bourgeoise.
C'est ici la chance qui tient le rôle de possible contrepoint au triomphe des uns et à la déconfiture des autres. Les plans de la bague jetée au fleuve et frappant le parapet pour hésiter à tomber finalement du côté trottoir sont certainement parmi les plus pensés du cinéma.
Ces plans avaient été préparés par le plan inaugural de la balle de tennis heurtant le filet. Mais la force de ce qui n'aurait pu être qu'une trouvaille est d'avoir déjà épuisé le sens de ce premier plan en l'investissant du discours des personnages. Chris a en effet déjà évoqué ce rôle de la chance dans ses discussions avec Tom, avec Nola puis avec son ex-adversaire. Si bien que lorsque surgissent les plans de la bague ce n'est pas l'utilité scénaristique du plan inaugural qui est rappelé mais son analogie formelle. Le sens lui-même est travaillé puisque l'on est d'abord persuadé que le point est perdant alors que, comme nous l'apprendrons plus tard, il est victorieux : la bague ramasée par un drogué innocentera Chris alors que l'Inspecteur était sur la bonne piste. Très beau panoramique 180 droite-gauche de la fenetre où tombe la neige jusqu'au lit où Chris huile le corps de Nola avec retour gauche-droite vers la fenetre terminé avec le fondu-enchaîné neige-fleurs du printemps. Ce mouvement d'appareil marque la fin de l'amour dans la petite chambre face au grand parc des Hewett.
La bande-son est particulièrement soignée et très éloignée des airs de jazz en général choisis par Woody Allen.  Una furtiva lagrima, extrait de L’Élixir d’amour de Donizetti est entendu quatre fois : en ouverture, lorsque Chris retrouve Nola au musée, quand Nola l’a menacé de parler à Chloé et lors de la dernière séquence quand il contemple la Tamise et oublie son crime en invoquant la chance. La Traviata est écoutée à l'opéra de Covent-Garden. La séquence  du corps huilé de Nola dans la chambre en hiver est accompagnée de "Mi par d’udir ancora / Je crois entendre encore" extrait des Pêcheurs de perles de Bizet. C’est l’air de l’amour heureux,  qui va bientôt se clore mais déjà empreint de nostalgie tant par ses paroles que par le timbre voilé de la voix de Caruso que par les grésillements de l'enregistrement archaïque
Toute la scène 5 de l’acte II de l’Othello de Verdi, celle où Iago le convainc de l’infidélité de Desdemone, sert de base au montage au double crime de Chris. Les moments de déchainement de la jalousie accompagnen la préparation et l'exécution des crimes alors que les rares moments où Desdemone est vue comme innocente accompagnent le cheminement de Nola vers la mort. Il existe donc un véritable montage parallèle entre musique et image qui ne s'applique pas à l'identité de sens entre l'opéra et le film puisqu'il n'est ici nullement question de jalousie mais à l'identité de déchaînement de violence pour Chris-Othello et de pure innocence sacrifiée pour Nola-Desdemone. Chris se débarrasse des pièces à conviction sur un l'air de "O figli, o figli miei" de Macbeth, autre opéra shakespearien de Verdi.
==============================
MINUIT A PARIS, 2011
Cannes 2011 : hors compétition (Midnight in Paris). Avec : Owen Wilson (Gil), Rachel McAdams (Inez), Marion Cotillard (Adriana), Kathy Bates , Tom Hiddleston , Kurt Fuller (John), Carla Bruni (la guide du musée). 1h34.


Images d'un Paris de cartes postales : la tour Eiffel, la butte Montmartre, le Louvre, l'Opéra, les quais de la Seine Notre-Dame, sous le soleil, sous la pluie, au crépuscule et la nuit avec, off, un standard de Sidney Bechet.
Un jeune couple d'Américains, Gil et Inez, fait escale à Paris avant de se marier. Gil est un scénariste hollywoodien qui a le sentiment d'avoir galvaudé son talent d'écrivain. Inez, une blonde énergique de bonne famille ne songe qu'à son confort petit-bourgeois. Ils sont accompagnés des parents d'Inez, des républicains tendance Tea Party qui entretiennent une forte suspicion à l'égard de leur futur gendre- cet amoureux de Paris ne peut être qu'un communiste-, lequel le leur rend bien en traitant, lors d'un déjeuner au Bristol, son futur beau-père de "pervers lunatique".
Pour ne rien arranger, Inez tombe à Paris sur un ancien compagnon d'études accompagné de sa femme. Paul est un universitaire insupportablement prétentieux qui vient donner à Paris une conférence à la Sorbonne.
Les deux couples sillonnent ensemble les monuments et événements parisiens. Paul se révéle un expert en à peu près tout, Versailles, Rodin jusqu'au vin de Bordeaux, et plus encore un raseur hors pair qui suscite l'admiration d'Inez en même temps que l'exécration de Gil.
Celui-ci, à bout, décline une invitation tardive à danser dans une boite de nuit et marche seul dans les rues de Paris, assailli par sa volonté de retrouver l'âge d'or des années 20. Sur les douze coups de minuit, apparait une Peugeot 1920 dont les occupants l'invitent, inexplicablement, à venir avec eux.
Gil se retrouve dans une fête des années 20 où il croise, interloqué, Cole Porter, Scott et Zelda Fitzgerald. Ceux-ci l'amènent dans un bar où ils retrouvent Ernest Hemingway. Gil demande à celui-ci de lire son livre. L'écrivain-boxeur, s'y refuse mais promet, s'il le lui ramène à l'instant de le confier à Gertrud Stein. Gil se précipite chez lui mais, anxieux, revient sur se spas pour ne plus découvrir qu'une laverie à la place du café.
La nuit suivante, il promet à Inez une surprise en l'amenant au lieu d'où surgit la Peugeot 1920. Mais Inez se lasse avant les douze coups de minuit. Chez Gertrud Stein, Gil rencontre Picasso et surtout la ravissante Adriana, ex-amante de Modigliani, avec laquelle il déambule dans la nuit.
Les beaux-parents ayant décidé de partir pour le Mont saint Michel, Gil reste à Paris. Apres leur retour précipité, le père, se doutant de quelque chose engage un détective. Gil échange en toute fraternité des vues avec Buñuel, Man Ray et Dali qui l'entretient du Christ et des rhinocéros.
Mais Adriana l'entraîne dans une autre faille temporelle, à la poursuite d'un autre âge d'or, celui de la Belle Epoque en 1890. Chez Maxim's, ils rencontrent Toulouse-Lautrec, Degas et Gauguin. Adriana ne veut plus quitter la belle époque et Gil comprend qu'il lui faut regagner la sienne.
Hemingway ayant lu son livre à la suite de Gertrud Stein lui fait dire par celle-ci qu'Inez a du succomber aux avances de Paul. Gil décide de rompre. Comme il reste seul dans Paris, il croise la jolie Gabrielle qui aime Paris sous la pluie.

 Woody Allen avait atteint des sommets de misanthropie depuis son abandon dans la croyance en la psychanalyse et son acceptation du grand tout magico-mystique pouvant régler la vie de ses personnages. Tout était devenu possible dans le cinéma de Allen, bien au-delà des principes, fantastiques mais finalement assez simples, à l'origine des situations de La rose pourpre du Caire où du conte de Cendrillon.
Midnight in Paris, en assumant tranquillement et franchement son passage dans le fantastique, permet de revenir à ses situations charmantes où l'on s'interroge sur l'intérêt de garder au fond de soi une part de mystère et d'inexplicable qui enchante le quotidien. Au delà de la bêtise de l'entourage de Gil, c'est leur certitude qui les condamne bien plus surement.
Gil depuis son physique au charme incertain, sa situation d'exilé géographique et historique, son amour de l'art et de la pluie, est perpétuellement en situation d'attente. Allen en joue en lui multipliant les rencontres de grands personnages du passé (Hemingway et la noble attitude, Gertrude Stein et le refus de l'apitoiement sur soi, Buñuel auquel il souffle le sujet de L'ange exterminateur...) en lui servant une critique désopilante d'une toile surréaliste de Picasso, en attendant la séquence de la pluie.
Un film charmant donc où Allen prend enfin le risque de se montrer exilé de son époque, rêvant d'un Paris de cartes postales à contempler d'aujourd'hui avec antibiotiques et valium.
Jean-Luc Lacuve, le 15/05/1920
===========================